miércoles, 22 de septiembre de 2010

JAVIER CÁMARA (Enero 2010)



Han pasado 22 años desde que llegó a Madrid y sin embargo, para Javier Cámara “El primer día sigue siendo hoy, pues si piensas que lo tienes seguro llegas a tu casa con un gran descalabro.”Es ésta, una profesión “a la que no hay que dejar de respetar y a la que no hay que dejar de entregarse nunca. Lo hacemos porque no podemos evitarlo.” Por esta razón, Javier Cámara no es un actor al que vemos simultanear televisión, cine y teatro. Él suele aducir que no se siente capaz de hacer bien varias cosas a la vez, sin embargo, considero que los motivos de tal decisión giran en torno al perfeccionamiento y la pasión con las que afronta cada proyecto. De este modo encontramos a Javier Cámara “entregado en cuerpo y alma” a La Realidad, obra de Tom Stoppard que el Centro Dramático Nacional estrena el próximo 28 de enero, bajo la dirección de Natalia Menéndez “una mujer coherente que sabe cómo tratar a un actor y se mueve con unos parámetros muy parecidos a los míos” Para Javier Cámara este proyecto está siendo una especie de examen que aceptó no sin pensarlo detenidamente “lo leí varias veces, porque en un principio me pareció algo complicado” sin embargo no pudo por menos que decir que sí “a un bombón que tan sólo durará seis semanas, con el que por vez primera piso el María Guerrero y con el que puedo ponerme a prueba. Me gusta mucho hacerlo.”. Su personaje es Henry “quizá el más autobiográfico de una obra con la que su autor pone en tela de juicio todas sus creencias” Javier Cámara debutó en el teatro en 1991 con Miguel Narros en El Caballero de Olmedo” “fue con un papel muy pequeñito” añade rápidamente.”Fui un invitado de piedra fantástico que apuntó muchas cosas y aprendió muchísimo, después fui acomodador en el teatro. Durante mi primera etapa pude observar mucho. Tuve mucha suerte en esos primeros montajes, porque aunque parecía que no hacía nada, aprovechaba todos esos momentos para aprender y crecer como profesional.” Algo que el actor riojano ha conseguido convertir en una auténtica Realidad fuera y dentro del teatro.

Sofía Basalo.

CELDA 211 (Noviembre 2009)



CELDA 211.

Director: Daniel Monzón.
Guión: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría.
Intérpretes: Luis Tosar, Marta Atura, Antonio Resines, Alberto Ammann y Carlos Bardem, entre otros.

Claquetas: ****


UN MOTÍN QUE HUELE A GOYA.

En España se puede y se sabe hacer buen cine, más allá de comedias fáciles y sexualmente recurrentes que nos llegan indisolublemente unidas a rostros comerciales e insulsos.
En España se puede hacer buen cine y por curioso que parezca hay personas que quieren hacerlo, que apuestan por buenos actores, por historias que además de hacernos pasar dos horas repletas de emoción nos plantean preguntas sin manipulaciones maniqueas y siempre nocivas. En “Celda 211” no hay buenos ni malos. Hay personas con distintos códigos que tienen o no palabra, que la mantienen o no obedeciendo a su único interés a menudo egoísta e injusto. En “Celda 211” hay una gran historia alimentada por personajes intensos que luchan contra sí mismos por sobrevivir, que luchan contra un sistema que da demasiadas vueltas para ocultar la verdad sin que nuestros ojos acierten a adivinar “el truco”. En “Celda 211” hay un gran proyecto asentado en una verdad admirable, en un tiempo de escenarios informáticos y extras creados por ordenadores. En esta película hay una pregunta final que nos impacta “¿Alguna pregunta más?”. En esta película hay una fuerza sobrenatural que nos lleva a responder: TODAS.

Simón Sánchez Sabio.

viernes, 20 de agosto de 2010

CALÍGULA (MARZO 2010)



CALÍGULA.

Teatro Fernán-Gómez.

Autor: Albert Camus.
Director: Santiago Sánchez. (L’om Imprebís)
Intérpretes: Sandro Cordero, Carles Montoliú, Garbiñe Isausti, Carlos Lorenzo, Balbino Lacosta, Marina Barba, Martín Caló, Manuel Hernández, Ramón Linaza, Sergio Gayol, Gorsy Edú y José Juan Rodríguez.

Estrellas: ****


LA SOLEDAD DEL IDEALISTA.


Pobre Calígula, ha perdido a la mujer amada, ha perdido la fe en el mundo y sólo quiere que alguien le alcance la luna para aferrarse a la posibilidad de lo imposible.
“Pobre Calígula” es la expresión que Sandro Cordero ha querido obtener de un público que comprendiese la actitud de un hombre todopoderoso perdido en el poder. Si una pequeña frustración provoca un sentimiento de hastío y decepción, qué no hará surgir en el ánimo del único ser humano libre sobre la tierra.
Todos podemos sentir como Calígula, la diferencia es que casi nadie puede actuar como él lo hace. El poder nos diferencia.
L,om Imprebís ha emprendido una aventura arriesgada por la valía del texto, la entidad de su protagonista y el elenco de actores que recrea el cuerpo de consejeros del atormentado emperador. La compañía Valenciana ha apostado por un teatro de altura y ha ganado. El nuevo Calígula es un niño caprichoso, un joven que emprende un viaje sin retorno, un sufridor que demanda comprensión, un fraternal amigo incapaz de conceder un minuto a la melancolía y al verdadero amor, un hombre lógico para un mundo obligado a funcionar con el frágil alimento de la mentira. Un emperador rodeado de buitres que ansían su omnipotencia, una víctima de su propia desazón. Y Sandro Cordero es eso y nos lo muestra con una autenticidad arrolladora.


Sofía Basalo.

PEGADOS (MAYO 2010)



PEGADOS.

Teatro Arenal.

Intérpretes: Ferrán González, Alicia Serrat y Gemma Martínez.
Músico: Joan Miquel Pérez.
Director: Víctor Conde.

Estrellas: ***


NI TANTO NI TAN CALVO.

Hace tiempo me dijeron que debía tener cuidado con los adjetivos que otorgaba a aquello que veía y con las estrellas con las que premiaba a los espectáculos que me disponía a enjuiciar, pues no habría puntuación posible para mí si por casualidad cruzaba “la frontera” y acudía a un teatro británico, alemán o incluso norteamericano. Ese consejo me ayudó mucho y centró mi perspectiva. De este modo, emito mi veredicto para un musical que no está mal pero tampoco es de lo mejor que he visto. Nada es sublime en él, nada es fuera de lo común. ¿Original, tal vez? Qué menos, cuando se parte de una historia más que trillada. ¿Música en directo? Qué menos, aunque no sea lo habitual. ¿Los chicos cantan bien? Sí, pero querría verlos acompañados por una orquesta al completo. ¿Qué Gemma Martínez está muy bien? Sin duda. Seguramente sin ella, sin su texto y su desparpajo Pegados pasaría sin pena ni gloria. Pero de ahí a calificarla como “sublime”… ¿Qué adjetivo le otorgamos entonces a Elena Roger en Piaf? Va a ser cierto que el sentido común, es el menos común de los sentidos.

Sofía Basalo.

MADRE PAZ. (MAYO 2010)




MADRE PAZ. (DIARIO AUTÉNTICO E IMAGINARIO DE CINDY SHEEHAN)

Teatro Galileo.

Autor: Darío Fo y Franca Rame.
Traducción: Carla Matteini.
Director: Carlos La Rosa.
Música: Ali Reza.
Intérpretes: María José Goyanes, Marc Parejo y Silvia Vivó.


Estrellas: ***

MADRE AMOR.

No quiso quedarse llorando en casa. A pesar del dolor y de su marido, alzó la voz, poniendo nombre y apellido a un movimiento universal. A pesar de la pérdida no quiso limitarse a ver la foto de su hijo muerto en la cruz eterna de una tumba. A pesar de su inicial soledad supo reunir a la globalidad de un mundo cansado de guerras, de mentiras y manipulaciones. Cindy Sheehan inició sola y decidida la lucha de todos aquellos que murieron por los errores de un gobierno que creyó ver armas nucleares en un país muy interesante estratégicamente; la lucha de todos aquellos iraquíes que perdieron su vida y su inocencia por la sed revanchista de unos seres que se creen Dios en un orbe en el que el único Dios es el dinero; la lucha de las mujeres para las que no hay palabras que puedan acoger todo el dolor que las rodea, que las ahoga, que las abraza violenta e incansablemente. María José Goyanes es Cindy Sheehan y lo es de un modo sobresaliente. El texto escrito por el premio nobel es preciso y directo; sin más envoltorio que la verdad y la presencia a modo de ángel guardián de un hijo que en todo momento acompañó a su madre en un camino que no emprendió en solitario.

Sofía Basalo.

viernes, 23 de julio de 2010

EL SOÑADOR AJENO. (Enero 2010)




En un tiempo en el que parece que todo el mundo puede hacerlo todo; en el que parece que el materialismo nos ha invadido por completo; en el que los sentimientos parecen haber dejado de importarnos debido a su baja rentabilidad, es un alivio descubrir que en nuestro desértico camino también hay oasis en los que detenernos para tomar impulso y recordar que a pesar de todo no podemos dejar de ser quiénes somos, que es el amor el que en silencio conduce nuestros pasos y que son los sueños las únicas respuestas a un presente que continúa conjugándose bajo la atenta mirada de la luna. La misma luna que contempla en silencio las andanzas de los Salvatierra a través de los parajes imaginados por Alfredo Cernuda, en su primera novela, “El Soñador Ajeno”. Un libro para leer despacio, para detenerse en cada palabra; un libro que nos conduce hacia parajes maravillosos con la magia de la sencillez “Ésta es una novela sencilla” nos cuenta el también actor y guionista “habla de sueños y pasiones humanas. Nos muestra la osadía y el vértigo del primer amor; nos habla del amor maduro o tardío. El amor que sigue moviendo el mundo, aunque en la actualidad nos cueste meternos de lleno en él” Un libro, en fin, que nos invita a soñar, eso sí con cuidado “Hemos de dominar los sueños, para que no nos cieguen y nos impidan vivir el presente”. Alfredo Cernuda ha tardado un año y medio en escribir una novela que nos atrapa desde la primera página, que nos hacer volver la mirada hacia nuestro alrededor para reconocernos en él, que nos devuelve la esperanza en la belleza de una realidad capaz de conjugarse en el tiempo mágico de los sueños, que nos abre las puertas a una historia que posee el sabor de la nostalgia y la calidad literaria de quien debe considerar cumplido el sueño de ser el escritor que el lector cree que es.

Simón Sánchez Sabio.

EL CÓNSUL DE SODOMA (Marzo 2010)



EL CÓNSUL DE SODOMA.

Director: Sigfrid Monleón.
Intérpretes: Jordi Mollá, Bimba Bosé, Josep Linuesa, Biel Durán, Manolo Solo, Vicky Peña e Isak Férriz, entre otros
.

Claquetas: TRES CLAQUETAS.

BUSCANDO EL PARAÍSO.

No se equivoca quien niega la poesía en las escenas eróticas de nuestro cine; quien las observa intentando extraer el buen gusto que para ello tiene el séptimo arte americano, sin resultado. Pero sí yerra quien reduce “El cónsul de sodoma” a la mera revelación de la faceta más íntima de Gil de Biedma. Yerra el espectador que no ha visto el deambular de un hombre que buscó el paraíso en las calles más oscuras del infierno; quien no ha visto la humanidad herida en el rostro de un Jordi Mollá, asombrosamente caracterizado. Él es esta película. Su trabajo es el máximo valor de un film que nos impulsa a leer a un poeta maldito que amó la vida desde la muerte; que amó la felicidad desde el dolor más intenso. El film de Sigfrid Monleón se ha estrenado cuando se cumplen dos décadas de la muerte de Gil de Biedma y rápidamente ha sido recompensada con cinco nominaciones a los Goya, entre ellas, la de Jordi Mollá como mejor actor. Me encantaría que lo ganase y seguramente sería así, si la sombra de Luís Tosar no fuese tan alargada como el ciprés…

Simón Sánchez Sabio.

viernes, 2 de julio de 2010

CHICAGO. (Febrero 2010)



CHICAGO.

ESTRELLAS: ***

Autores: Bob Fosse, John Kander y Fred Ebb.
Director: Scot Faris.
Director musical: Sergi Cuenca.
Intérpretes: Natalia Millán, Manuel Bandera, Marcela Paoli y Gerónimo Rouch, entre otros.


SIN TRAMPA NI PLAYBACK.

Son muchas las credenciales con las que este musical ha regresado a Madrid: 13 años en Broadway, 12 en Londres y una adaptación cinematográfica que ganó el Oscar a la Mejor Película. Como comprenderán las expectativas eran enormes. Las han cumplido, pues a día de hoy, considero que es éste el mejor musical que “se aloja” en la Gran Vía. Lo es quizá porque contiene la clase, el buen gusto y la elegancia de Hollywood. Lo es porque mantiene la esencia de sus creadores, no olvidemos a Bob Fosse, uno de los grandes nombres del musical americano. Es el mejor porque es el único que no hace trampa y que a pesar de todo, ha olvidado eso a lo que recurren todos los espectáculos: “el playback”. Es el mejor musical porque está desnudo de escenografías y accesorios innecesarios. Es el mejor porque ha apostado por el valor de sus intérpretes, a pesar de que el trío protagonista podría ser más potente. Es el mejor, quizá, porque se trata, sin más, de una copia del original de Broadway. ¿Es esto entonces un piropo? No lo sé, pero hasta para copiar hay que tener arte.

Sofía Basalo.

MALENA ALTERIO EN MADRE CORAJE Y SUS HIJOS. (Febrero 2010)



Que las guerras dejan al descubierto nuestro rostro más vil no es algo nuevo. Si por una vez fuésemos sinceros con nosotros mismos llegaríamos a la conclusión de que todos seríamos “Madre Coraje” en el momento en el que el sucio eco de un conflicto intentase tapar nuestras voces o robarnos la vida. Si la protagonista de la obra de Bertol Brech es, como Gerardo Vera afirma, “una hija de puta”, la pureza la hallamos en el personaje que interpreta Malena Alterio, uno de los más complejos del teatro contemporáneo “Catalina es una de las hijas de La Madre Coraje. No tiene la palabra, por una agresión sufrida cuando era muy pequeña y nunca volvió a hablar. Esto te pone las pilas porque tienes que expresar con tu cuerpo, con tus gritos, con tus gestos lo que siente esa persona, lo que experimenta, lo que ve”
Para la actriz, Catalina “es una heroína, una mujer inteligente” una víctima más de las guerras, pues el director del CDN no ha querido acotar el espacio de este gran montaje “Gerardo ha tratado de hacer una guerra genérica, no ha querido situar la obra en la Guerra de los Treinta años, que es donde está ubicada la obra de Brech. Ha hecho un compendio de todos los conflictos, para transmitir el horror, la crueldad, los intereses y cómo el ser humano se transforma y se convierte en una alimaña”
La joven actriz ha abierto mucho sus ojos y sus orejas para ser Catalina “he tratado de estar en todas y cada una de las situaciones que plantea el autor, muy atenta a todo lo que sucede y posicionándome en la cabeza de Catalina, con su postura, con su opinión. Algo que no vemos pero sentimos”
Si La Madre Coraje es la ruindad que queda al descubierto en una guerra, el vulnerable contrapunto lo es su hija que llega a comprender la actitud de una mujer “que en el fondo lo único que intenta es sobrevivir, aunque en algún momento la mire y no pueda creer que esté comerciando con su propio hijo; sin embargo, la realidad es que si se quedan sin nada, mueren las dos. Es una contradicción durísima y cruel.”
“Cuando la tripa está vacía y la vida no vale nada todo se deforma y se convierte en algo muy podrido” concluye Malena Alterio con la firme convicción de que el teatro puede hacernos reflexionar, puede hacernos cambiar, a pesar de que el tiempo parezca avanzar en círculos concéntricos.

Sofía Basalo.

lunes, 21 de junio de 2010

40 EL MUSICAL. (Enero 2010)





40 EL MUSICAL.

TEATRO RIALTO
.

Director artístico: Miquel Fernández.
Libreto: Daniel Sánchez Arévalo.
Director musical: Carlos Narea.
Intérpretes: Pablo Puyol, Adrián Lastra, Susan Martín, Armando Pita, Gerardo González, Sandra Cervera y Sabih Duch, entre otros.

Estrellas:**

VIVIENDO UN “DÉJÀ VU”.

No es ilícito inspirarse en uno mismo; aprovechar escenografías recientes, copiar un modelo de guión, de libreto y de personajes. En tiempos de crisis es casi previsible; tanto como la historia que une canción tras canción en un musical que, para no variar, hace trampa; trampa que ha sido institucionalizada, pues la excepción es asistir a un espectáculo de Teatro Musical en el que todo, absolutamente todo, sea en directo. En el que nos ocupa, tenemos música y coros parcialmente grabados; un libreto poco elaborado, previsible y facilón; personajes más o menos vistos en algún que otro “musical”, intérpretes a los que difícilmente se les consigue entender cuando hablan y que no llegan a ser actores, o al menos no lo parece… En fin; una excusa para hacer un espectáculo con el que recaudar un dinerito que no viene nada mal. El Teatro Musical es otra cosa, aunque nadie parezca saberlo. Aún así y para concluir, no debemos olvidar a Pablo Puyol, la excepción que confirma una regla que en la cartelera sigue pendiente.

Sofía Basalo.

viernes, 18 de junio de 2010

LA ENTRETENIDA (2005)



LA ENTRETENIDA.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO.


Autor: Miguel de Cervantes.
Versión: Yolanda Pallín.
Dirección: Helena Pimenta.
Intérpretes: Joaquín Notario, Pepa Pedroche, Juan Meseguer y Jordi Dauder entre otros.
Teatro Pavón.


LAS FORMAS Y EL FONDO.

Se trata de la primera producción del nuevo equipo que conforma la CNTC; de una comedia desconocida para el público. del primero de los tres homenajes, que dicha compañía, rendirá a Cervantes en el cuarto centenario del Quijote. Se trata de llegar al fondo que es lo que “hace” a una obra Clásica.
Helena Pimenta ha ubicado “La Entretenida” en la década de los 60. Quizá, los más ortodoxos se escandalicen o, cuando menos, se extrañen. Es comprensible. Pero se trata de llegar al público. Estamos ante un arte vivo, que no ha de guardar, estrictamente, las formas. El texto va más allá de un actor ataviado con una capa del Siglo XV o con un pantalón acampanado y más allá de una “Ilustre Fregona” que realiza sus labores con una moderna aspiradora. Los actores que dan vida a esta comedia transgresora e inteligente de Cervantes llegan al público de un modo directo, convincente y, cómo no, entretenido, a lo que se suma una música que, seductoramente, nos invita a bailar el twist.

Sofía Basalo.

Estrellas: ***

HOY: EL DIARIO DE ADÁN Y EVA. (2005)



HOY: EL DIARIO DE ADÁN Y EVA de Mark Twain.

Teatro Reina Victoria.

Dirección: Manuel González Gil
Intérpretes: Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza.
Autores: Manuel González Gil, Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza.


AL AMOR QUE NOS HABITA.

Cómo explicar algo que nos arrebata desde el momento en el que una voz en off nos anuncia el último programa radiofónico de “Las noches de Dalmacio y Eloísa”, que nos invita a conjugar el verbo Amar hasta el abismo de la muerte; hasta el último suspiro de la voz que hizo de nuestra vida, algo extraordinario.
Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza vuelven a Madrid y, con ellos, el origen del amor, del beso y de la espera.
Podría decir que ésta es una de las mejores obras que han brillado en nuestra cartelera, que Solá es el “Primer actor Uruguayo” más maravilloso que haya visto nunca. No bastaría. “Hoy: El diario de Adán y Eva” es mucho más. Mucho más, por el amor que hay puesto en cada palabra, en cada risa y en cada lágrima; por la generosidad de dos actores que llenan el escenario con el arte de la verdad.
Quizá baste decirles que ayer vi la obra por segunda vez y, a la salida, descubrí que aunque la memoria sea arisca, hay caricias más poderosas que el azote implacable del tiempo.

Sofía Basalo.

Estrellas: *****

lunes, 14 de junio de 2010

GORDOS (Septiembre 2009)



GORDOS.

Autor y director: Daniel Sánchez Arévalo.
Intérpretes: Antonio de la Torre, Teté Delgado, Fernando Albizu, Roberto Enríquez y Verónica Sánchez, entre otros.
Claquetas: **


FRENTE AL ESPEJO.

Desde luego, como me comentó una amiga, ninguna persona obesa va a salir herida tras ver Gordos. Sin embargo, eso no es suficiente. Me parece buena la observación que veo clara en el film: No debemos quedarnos en la superficie. Quizá el problema esté en los demás. En una sociedad que juzga, que discrimina, que insulta gratuitamente. Me parece correcto el mensaje último: Estemos contentos con nosotros mismos, con nuestra vida. No dependamos de los demás para dibujar en nuestro rostro una sonrisa. Gustémonos para gustar.
Pero no es suficiente. Para mí no es suficiente… Y no lo es porque la película se me hizo larga, porque Antonio de la Torre me pareció forzado en un personaje que se me antoja una vulgar y amanerada imitación, porque creo que el guionista y director ha intentado abarcar todas y cada una de las posibles problemáticas, causas, traumas que conducen a alguien a un estado que no quiere; porque me parece que ha dibujado a un terapeuta con una psique demasiado retorcida, porque me sobran algunas notas cómicas y algunas situaciones vulgares y un final surrealista; porque me falta poesía y verdad dramática. Yo no llevaría “Gordos” a Hollywood, no sé que hará La Academia…

Simón Sánchez Sabio.

LA CASA DE BERNARDA ALBA. (Septiembre 2009)



LA CASA DE BERNARDA ALBA.

Las Naves del Español.
Autor: Federico García Lorca.
Director: Lluis Pasqual.
Intépretes: Nuria Espert, Rosa María Sardá, Marta Marco y Rebeca Valls, entre otras.

Estrellas: ****

BERNARDA TAMBIÉN ES MADRE.

Más allá de la masculina imagen del personaje lorquiano por excelencia, de las distintas miradas hacia Bernarda Alba, pasadas por un tamiz inflexible, de lo que siempre hemos visto tras las paredes blancas de su casa, quizá siempre ha habido una mujer, una madre rota por sus palabras, por sus prejuicios, por un bastón de mando que cae al suelo y llora y se dice a sí mismo: “Silencio. A callar he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto” Seguramente, a Bernarda le duele ese mar de luto mucho más que a todas y cada una de sus hijas. Lluis Pasqual así lo cree y nos muestra, a una madre, que se enfrenta a la frase que anteriormente ha dicho a una vecina: “Una hija que no obedece no es una hija, es una enemiga”. Pasqual nos ha mostrado un nuevo rostro de Bernarda, la humanidad de una mujer ahogada por los convencionalismos de la sociedad.
Creo que ése es el valor de una propuesta hecha con una verdad sobrecogedora; que se cuela a través de las inexistentes paredes de una casa a la que observan la historia, los años, los ojos de un público que sabe qué va a pasar tras sus blancos muros. Si Pasqual ha mirado a este personaje desde la humanidad, no menos han hecho las intérpretes que nos hablan desde las palabras de García Lorca. Sobresaliente para todas ellas y aún más, si cabe, para una Poncia-Sardá, soberbia.


Sofía Basalo.

miércoles, 26 de mayo de 2010

JOSÉ CARLOS PLAZA DIRIGE "BODAS DE SANGRE" (Octubre 2009)



José Carlos Plaza vuelve a sumergirse en el universo lorquiano con “Bodas de sangre” uno de los textos más significativos de Federico García Lorca y con el que el Centro Andaluz de Teatro ha conmemorado su vigésimo aniversario. Cerca de un año de trabajo le ha llevado al prestigioso director poner en pie esta obra “Este título reclama un montaje profundo sobre el comportamiento de conductas sociales atávicas y retrógradas frente al mundo del instinto libre e imposible de dominar”. Con esta convicción, Plaza ha abordado una puesta en escena intemporal “para mí es muy difícil ubicar a Lorca en la posguerra española, en la guerra de Irak o con pantalones vaqueros”, con lo que se ha retrotraído aún más en el tiempo para situar la pieza “en el mundo del preflamenco, un universo de raíces ancestrales, sin anécdotas o circunstancias banales” clima idóneo para que la tragedia tenga lugar, “no el drama”. De esta forma la música del espectáculo estará inspirada en sonidos de influencia paquistaní y el norte de África, de donde nacen las raíces del flamenco. El espacio físico será un lugar vacío “donde el paisaje sea tremendamente crudo. Al fin y al cabo el texto lo da todo, incluso personajes míticos como la luna, la mendiga (muerte) o los leñadores (con los que refuerza la noción trágica de la obra)”
Es éste un proyecto tremendamente atractivo en una cartelera donde abundan las reposiciones, afectada quizá por una crisis que no preocupa a José Carlos Plaza “La crisis creativa persigue al teatro desde su nacimiento. Creo que hoy en día lo que ocurre es que los autores abandonan el teatro y se refugian en la televisión, aunque muchos otros van apareciendo. La crisis sigue y que siga por siglos, ésa es la esencia del teatro” Un arte que en palabras del actual director del Centro de Estudios Escénicos de Andalucía se está convirtiendo en “el único reducto de honestidad” en una sociedad enferma.

Sofía Basalo.

miércoles, 19 de mayo de 2010

ÁGORA. (Octubre. 2009)



ÁGORA.

Director: Alejandro Amenábar.
Guión: Alejandro Amenábar y Mateo Gil.
Intérprete: Rachel Weiss, Óscar Isaac, Max Minghella, Sammy Samir, Omar Mostafa, Michael Lonsdale, Rupert Evans, entre otros.


HISTORIA SIN ALMA.

Ciertamente “Ágora” no conmueve; sin embargo la pregunta que viene a mi mente a la salida del cine es por qué nos han vendido que la nueva producción de Amenábar es la historia de una mujer llamada Hipatia. Sinceramente ella no es la protagonista y diría incluso que sobran muchos de los planos que comienzan con la mirada hacia la tierra desde la redondez imperfecta del cosmos. “Ágora” es la radiografía de un momento histórico más que interesante y que sin embargo no resulta apasionante a través de la pantalla. “Ágora” es un grito contra los fanatismos que intentan apropiarse de nuestras vidas; es una llamada de atención sobre el peligro que nos acecha desde el instante en el que lo irracional gobierna nuestro día a día, nuestras creencias, nuestros afectos y nuestros actos. Técnicamente, Amenábar es un maestro, de eso no cabe la menor duda, por lo que hemos de afirmar que nos encontramos ante una gran producción a la que sin embargo le falta alma y eso es también algo a tener en cuenta.

Simón Sánchez Sabio.

SER O NO SER (Octubre 2009)



SER O NO SER.

Teatro Alcázar.

Autor: Melchor Lengyel.
Director: Álvaro Lavín.
Adaptador: Julio Salvatierra.
Intérpretes: José Luis Gil, Amparo Larrañaga, Carlos Chamarro, Diego Martín, Mauro Muñiz de Urquiza, Alfonso Torregrosa y Santiago Nogués.

Estrellas: ***

… UNA CUESTIÓN DE ESCENOGRAFÍA…

La brillante sátira del nazismo que Ernest Lubitsch dirigiera en 1942, regresa cincuenta y siete años después, y lo hace sobre los escenarios, en una aceptable adaptación junto a unas interpretaciones realmente buenas. Sin embargo hemos de reiterar algo que ya sabemos y que no por ello sobra recordar: El teatro no es cine y jugar a mostrarnos mil y un lugares puede ser peligroso. Peligroso para el espectador, peligroso para el actor, peligroso para el público y peligroso para un montaje que puede quedar lastrado. Esto mismo es lo que le ocurre a una comedia que con unas escenas francamente delirantes, resulta larga y un tanto pesada, sin olvidar a una “Diva” que cree serlo más allá de un papel que interpreta con un soniquete que nos resulta extrañamente familiar, quizá por reiterado. El elenco masculino es sobresaliente y con suma facilidad se hace con la complicidad de un público más que asombrado ante la gran caracterización del Fuhrer que a las puertas del teatro lo recibe.

Sofía Basalo.

sábado, 1 de mayo de 2010

EL MÉDICO A PALOS (Septiembre 2009)



EL MÉDICO A PALOS.

Teatro Muñoz Seca.


Autor: Moliere.
Dramaturgia: Francisco Negro.
Dirección: Francisco Negro.
Intérpretes: Francisco Negro, Mayte Bona, Pepe Ruiz, Antonio Vico, Lara Dibildos, Felipe Santiago y Oliver Romero.


Estrellas: ***

SOSTENIENDO LA ESENCIA CON ALFILERES…

La Compañía Morfeo Teatro que conforman Mayte Bona y Francisco Negro se caracteriza por el respeto hacia los textos clásicos así como por la búsqueda de su esencia y la transmisión fiel de aquello que en su momento quiso manifestar su autor. En la propuesta que tras una extensa y exitosa gira ha llegado al Muñoz Seca la inicial vocación ha dado paso a cierta flexibilidad que sin vulnerar la primera, sí nos deja un agridulce sabor de boca.
La función que estéticamente está muy cuidada, parece tener dos partes. Una pequeña introducción en la que los intérpretes están comedidos y la hilaridad
proviene única y exclusivamente del texto y de los caracteres intrínsecos de los personajes y una segunda parte, en la que la acción se desata, adquiere velocidad y peca de una hilaridad exagerada y superficial de la que nos surgen finalmente algunas dudas u objeciones: ¿Por qué sólo un personaje adopta el acento francés. Por qué sólo un personaje tiene la forma de hablar propia de un “gañán”. Por qué en ciertos momentos los protagonistas utilizan unos superlativos que nos recuerdan a “papuchi”…? Sin olvidar aunque más nos valdría, la voz estridente y chillona de una Lara Dibildos a la que le va como anillo al dedo su papel de “linda mudita”… ¿No puede decirle alguien que sobre el escenario no se chilla?

Sofía Basalo.

miércoles, 21 de abril de 2010

DRÁCULA. (Diciembre 2009)




No habrá sangre, ni colmillos, ni efectos especiales. No habrá ojos rojos. Nadie volará a la velocidad de la luz. Así lo afirma su autor y director, Ignacio García May cuando asegura que “no quería hacer la historia del vampiro convencional” entre otras cosas porque “Todos los personajes pasan por situaciones extremas. Ésta no es una obra sobre vampiros, es una obra sobre el dolor. Qué significa pasar por una etapa dolorosa y cómo se lucha contra ello. En este sentido me parecía un tema muy actual, aunque no lo creamos y aunque quizá, haya mucha gente que ni tan siquiera se atreva a enfrentarse a él.”
Por esta razón la obra que se estrena el próximo 3 de diciembre en el Teatro Valle-Inclán irá más allá, mostrándonos el origen del mito. El comienzo de la leyenda del Conde Drácula, para lo que el autor se ha basado en la novela de Bram Stoker “La novela es muy distinta. Hay en ella unos textos bellísimos y cuando se ha utilizado ese material en el cine, por ejemplo, se han obviado, para dar protagonismo a los efectos especiales, pasando por alto todo lo que la novela tiene de relato y de personas a las que les están pasando cosas. Yo creo que este material dramático es muy interesante. No sé si los aficionados a las películas de vampiros se sentirán defraudados, puede que sí, pero me da igual.”
Uno de los tópicos de los que este montaje ha huido, ha sido el del posible romance entre el Conde Drácula y Mina, que interpreta la joven actriz Xenia Sevillano “Mina es una mujer de alma pura, por esta razón no es fácil de vampirizar. Esto es lo que le atrae al Conde. Pero no hay un romance entre ellos. Es una mujer muy inteligente y en un mundo de hombres decide no quedarse al margen en la aventura de enfrentarse contra el mal. Ésta es la grandeza de Mina. Cuando aprende que la mayor de las maldades responde a la imposibilidad de consuelo alguno, Drácula, llega a una comprensión absoluta del dolor de ese ser: El silencio de corazón. Entonces no le teme y no la vampiriza porque ve que no hay nada que hacer.”
Para la actriz, esta aventura “es un reto total” porque le ha permitido “descubrir los resortes del ser humano. Es una historia muy atractiva porque no es simplista” adjetivo que sin embargo sí posee la puesta en escena que se centra en la capacidad para sugerir de la luz y las diversas telas que la conforman, “La obra comienza siendo una propuesta tipo Horror Vacui debido a la tela del decorado. Los personajes están agobiados, el ambiente es como el de una tormenta que no acaba de descargar.” Según avanza la historia “las capas se eliminan y el espacio se va abriendo, hasta que la luz transforma la tenebrosidad en una especie de liberación final. Los personajes acaban habiendo vivido algo extraordinario pero no tienen pruebas. No van a poder contar a nadie lo que han vivido. Cualquier cosa que aparece puede desaparecer antes que la mente la perciba. Nada es real”
Si para Xenia Sevillano, este montaje está siendo un reto absoluto, no menos lo es para José Luis Alcobendas, Drácula “No quiero desvelar nada, pero lo cierto es que en esta obra hay hallazgos muy interesantes. Particularmente, la parte humana de este ser, condenado a la inmortalidad. Tras cuatrocientos años generando dolor en los humanos hay un cansancio y una melancolía muy grandes, hasta aceptar con gozo y alivio la muerte final” “Este Conde, continúa el actor, añora los tiempos pasados, junto a su familia. Está cansado de ver cómo generación tras generación el ser humano sigue siendo igual y continúa peleándose por las mismas cosas.” Sin duda es éste el mejor momento para descubrir “por qué un hito de la literatura lo es. Por qué ha pasado a la historia y se sigue leyendo”
Este montaje lleva más de un año gestándose; Ignacio García May tenía el texto escrito “Cuando me llamó Gerardo Malla, que lo conocía, y me invitó para que también lo dirigiera, cosa que me alegró muchísimo. Hemos estado trabajando un año el escenario y el vestuario.” Pues como ya hemos comentado, el dramaturgo no quería hacer de esta historia una versión convencional. “Tenía que ver cómo metíamos todo esto en un espacio temporal razonable, cómo reducir personajes. Aunque cuando me di cuenta de que no es una obra de efectos especiales, sino sobre el dolor, la relación de la gente con el dolor, fue todo más sencillo; porque empecé a reconocer en este texto, otras obras teatrales que tienen que ver con el mismo sentimiento. Para mí esta obra es como Ibsen, como Strindberg, como Chejov, pues es contemporánea a ellos, con lo que el mundo que ha de representar tampoco está muy lejos.”
Los ensayos, como el mismo García May nos comentaba, han sido muy tranquilos ya que muchos de los actores que completan el elenco son además de compañeros, amigos.
Hemos citado a Xenia Sevillano que interpreta a Mina y a José Luis Alcobendas que será el nuevo Drácula, pero el elenco de intérpretes es extenso. Habrá un nuevo personaje, un ama de llaves que ejerce de nexo (Rosa Savoini), mientras que otros como el del norteamericano Quince, han sido eliminados. Sin embargo, la esencia permanece: Estarán Jonathan Harper (Iñaki Rekarte), la amiga de Mina, Lucy (Rocío León), el profesor Van Helsing (José Luis Patiño) o Seward (Rafa Navarro), entre otros.
¿Qué hemos de aprender de esta obra? “Hemos de asumir que el dolor siempre conlleva un aprendizaje, pues tarde o temprano tendremos que encontrarnos con él, con lo que si aprendemos a negociar con su esencia, viviremos la vida con plenitud.”
No es ésta la primera aventura teatral que aborda el mito del Conde Drácula, pues como nos comentaba el artífice de este proyecto “Enrique Rambal, en los años cuarenta, hizo una adaptación fiel a la novela con los tópicos propios de Rambal, actores muy exagerados y mucha espectacularidad. También se ha llevado a escena en tres o cuatro ocasiones más, siempre con el toque melodramático de los años treinta, pero la novela es muy distinta.” Sin olvidar el melodrama realizado en Broadway en el que se basó la película que protagonizó Lugosi y que dio pie a todos los tópicos que ha ido arrastrando el personaje, hasta concluir con la versión “Crepuscular” adolescente que en la actualidad está arrasando en los cines de todo el mundo.
La opción de ir más allá es loable, además de un desafío. Lo es por la dificultad de transcribir un texto tan narrativo y por invitarnos a ver de otra manera, desde otra perspectiva, a un mito estereotipado por demás o “vampiro guay” como afirma García May “No me gustan esos personajes porque consisten en no entender la verdadera naturaleza de los vampiros”
“Drácula” se estrenará el próximo 3 de diciembre y permanecerá en cartel hasta el 10 de enero de 2010, contribuyendo a revitalizar una programación teatral un tanto estancada; una programación teatral que en cierta medida se ha visto afectada por la crisis, aspecto que García May ha aprovechado al calificar esta historia como tal “Cuando empezamos a trabajar, Alicia Blas, la escenógrafa, me decía “Ésta es una obra sobre la crisis”. Yo me reía pero tiene toda la razón: la crisis consiste en que te vas una noche a la cama y cuando te levantas por la mañana no tienes dinero, trabajo ni casa y no sabes quién te la ha quitado ni te puedes defender. Hay algo de eso en la obra y esa parte es la que da miedo”
Por último, nos recomienda la lectura de “The Monsters Show” de David J. Skal para comprender “cómo van cambiando los modelos de terror y ver que existe la imaginación colectiva. El hecho de que ahora estén de moda los vampiros tiene mucho que ver con la crisis. Es el arquetipo; en un extremo está el zombie, que es el vampiro imbécil y en el otro, el vampiro de diseño, con chupa de cuero y tupé. Constituyendo la obsesión de hoy en día por ir al gimnasio, por seguir siendo joven, ponerse bótox… Todos ellos hablan de la época que vivimos.” … O sufrimos.

Sofía Basalo.

martes, 20 de abril de 2010

.ÁNGEL LLÁCER. YA VAN TREINTA. (2006)



“YA VAN 30” DIRIGIDA E INTERPRETADA POR ÁNGEL LLÀCER, LLEGA AL TEATRO BELLAS ARTES.

La crisis de los treintañeros se mira con humor, en la comedia de Jordi Silva, que interpretan junto al profesor más popular de Operación Triunfo, Paloma Paso Jardiel. José Bustos, Ana Cerdeiriña y Marta Hazas.

“Si OT sirve para que la gente vaya al teatro, estupendo” Así de rotundo se mostraba Jesús Cimarro, en la presentación del nuevo montaje que podremos ver en el Teatro Bellas Artes, hasta el mes de diciembre. “Ya van 30” de Jordi Silva, se estrenaba hace dos años en Barcelona, en lo que suponía el regreso al teatro del otrora, profesor de interpretación de la televisiva academia, Ángel Llàcer, en un doble papel, el de director e intérprete. La comedia, que pretende capturar el instante en que una persona supera la simbólica frontera de la irresponsabilidad para convertirse en responsable de sus actos, es un reflejo exacto de lo que veíamos en la pequeña pantalla. (con sus matices, por supuesto) La personalidad de Llàcer, o al menos su faceta más conocida, está presente en todo momento. La exageración y la extravagancia es la tónica general de una propuesta ligera, divertida a veces y un tanto hortera. El protagonista, Guille, va a cumplir treinta años. Vive en un apartamento decorado con las fotos de sus 29 ex novias, con pósters de Afrodita A y los teleñecos, con cojines de Supermán y marionetas de los personajes más legendarios de Barrio Sésamo... quizá la auténtica crisis de la que se nos habla en esta “infantil” comedia se origine por el hábitat en el que transcurre el enredo. La música, siempre en la mente del futuro treintañero, se erige como una interesante banda sonora, cuya presencia no deja de “chocar”... al convertirse a veces, en parte de un guión, que ganó en su momento el premio Fundación Romea de Textos Teatrales. Sin duda, lo más interesante de este nuevo título en nuestra cartelera es la presencia en el reparto, de Paloma Paso Jardiel, como la moderna madre de un teatrero, más que teatral, Ángel Llàcer.

Sofía Basalo.